Pour résumer, vous avez découvert :

  • Marcel Duchamp et le ready-made
  • Le dadaïsme
  • Les objets trouvés 
  • Le surréalisme 
  • L’art conceptuel 
  • Les objets délaissés 
POUR S’ENTRAÎNER

Quel artiste a créé le premier ready-made ?

Vous devez choisir une réponse

Qu’est-ce qu’un ready-made dans le contexte artistique ?

Vous devez choisir une réponse

Quel artiste contemporain « conceptuel » est connu pour avoir placé des animaux dans des aquariums de formol ?

Vous devez choisir une réponse

Vous avez débloqué l’épisode suivant dans votre parcours L’art du quotidien – Natures mortes modernes et contemporaines.

CHAPITRE 3

Le pouvoir de la pop culture

continuer

Pour aller plus loin

Approfondissez le sujet à l’aide de nos ressources.

en voir plus
6
Les objets délaissés

Avant de clore ce chapitre, arrêtons-nous un instant sur certaines œuvres qui s’inscrivent aussi dans l’univers des « objets trouvés » : les objets délaissés, habituellement négligés ou d’apparence triviale 

 

L’idée la de rencontre fortuite, héritée du surréalisme, célèbre les associations inattendues d’objets et de matières. 

 

De nombreux artistes utilisent ces objets délaissés pour nous inviter à les contempler avec une attention renouvelée. Certains nous encouragent à imaginer leur histoire, comme Cornelia Parker avec son Araignée morte dans la Tour de Londres. D’autres nous interrogent sur la façon dont nous traitons notre planète, comme le fait Simryn Gill à travers cette photographie de déchets déposés sur la rive par la marée.

Cornelia Parker, L’araignée qui est morte dans la Tour de Londres,
Photographie, impression numérique sur papier, 30,2 x 40,4 cm, Tate. Achat en 2001. © Cornelia Parker Photo : Tate
Simryn Gill, Channel #29,
Photographie, 31,9 x 31,6 cm, Tate. © Photo : Tate
Pour résumer

Reprenant l’idée de l’association d’insolites d’objets, héritée du surréalisme, certains artistes nous incitent à regarder de plus près les éléments oublié ou négligés de notre quotidien.

5
L’art conceptuel
Damien Hirst, Mère et enfant (Séparés),
1993 © Damien Hirst et Science Ltd. Tous droits réservés, DACS 2024 Photo : Tate
Tracey Emin, Mon lit,
Cadre de boîte, matelas, draps, oreillers et divers objets, dimensions d’affichage globales variables. Prêté par la collection Duerckheim à Tate en 2015, © Tracey Emin Photo : Tate

Duchamp est souvent qualifié de « père fondateur de l’art conceptuel ». On parle d’art conceptuel lorsque l’idée qui sous-tend une œuvre est aussi ou plus importante que l’œuvre elle-même. Ce mouvement s’est développé dans les années 1960 et 1970, principalement en Europe et en Amérique du Nord. Néanmoins, ce mouvement avait déjà commencé à émerger en 1917 avec les ready-made de Duchamp.

 

Une œuvre conceptuelle peut prendre n’importe quelle forme ! Il peut s’agir d’une performance, d’un film, d’une photographie, d’une sculpture, d’une peinture, d’une installation ou encore d’un assemblage d’objets trouvés. 

 

Découvrons ensemble quelques artistes britanniques conceptuels qui réinterprètent les natures mortes et leur symbolique : 

Pour résumer

Lorsque l’idée qui sous-tend une œuvre est aussi ou plus importante que l’œuvre elle-même, on parle d’art conceptuel. Les ready-made de Marcel Duchamp ont ouvert la voie à cette forme d’art.

4
Le surréalisme

Le surréalisme s’inscrit dans la lignée directe du dadaïsme avec son goût pour l’absurde et son désir de bousculer l’ordre établi.

 

Ce mouvement naît dans les années 1920 à Paris, d’abord dans le domaine littéraire grâce au poète français André Breton. En 1924, ce dernier rédige un manifeste intitulé La Révolution surréaliste.

 

Fortement influencé par les théories de Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, le surréalisme explore l’univers de la psychologie et de l’inconscient. En plus d’influencer le cinéma, la photographie, la littérature et la peinture, ce mouvement a glorifié les objets en les associant les uns aux autres de manière dérangeante ou humoristique.

Salvador Dalí, Le Téléphone-homard
1936, plastique et métal, 20,96 × 31,12 × 16,5 cm, Minneapolis Institute of Art. Photo : © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP, 2021. Photo : Nasch92 CC BY 4.0
Meret Oppenheim, Le Déjeuner en fourrure,
Soucoupe et cuillère recouvertes de fourrure, MoMA © 2024 Artists Rights Society (ARS), New York / Pro Litteris, Zurich
Dorothea Tanning, Quelques roses et leurs fantômes,
Peinture à l’huile sur toile, 76,3 x 101,5 cm, Tate. Offert par le Tate Collectors Forum en 2003. © DACS 2020 Photo : Tate
Pour résumer

Les surréalistes ont expérimenté des associations d’objets insolites, de manière à créer des œuvres qui évoquent le bizarre, l’amusant ou lonirique. 

3
Les objets trouvés
Nam June Paik, Flux Fleet, 1974. Fers à repasser en métal, peinture émaillée à l’huile, 22,5 x 157,5 x 17,8 cm, Tate. Offert par la famille Hakuta (Tate Americas Foundation).
2016. © Succession Nam June Paik, Photo: Tate
Georges Braque, Nature morte et une tenora
1913, morceau de papier peint, morceau de journal, fusain, craie et crayon sur toile enduite au gesso, 95,2 x 120,3 cm, Museum of Modern Art, New York © ADAGP, Paris 2021. Photo : Museum of Modern Art, CCO
Pablo Picasso, Nature morte à la chaise cannée,
1912, huile sur toile cirée sur toile encadrée de corde, 29 x 37 cm, Musée Picasso, Paris © Succession Picasso 2021. Photo : © Bridgeman Images

On peut aussi parler d’objets trouvés lorsque les artistes créent des œuvres à partir d’objets issus de la vie quotidienne qui ne sont pas considérés comme des outils propres à la création artistique.

 

Il peut s’agir :

  • D’objets achetés ou recyclés,
  • Que l’on peut trouver dans la nature ou qui sont conçus par l’homme,
  • Qui sont choisis pour leur forme, leur matière, ou leur signification.

Parfois ils sont intégrés tels quels – comme l’urinoir de Duchamp, et parfois ils sont modifiés.

 

Ce type d’assemblage, a été popularisé par les artistes comme Pablo Picasso et Georges Braque qui ont intégré du papier peint et des vieux journaux à leurs collages cubistes au début du 20ème siècle.

Pour résumer

Au début du 20e siècle, des artistes utilisent des objets du quotidien pour créer des œuvres. Les cubistes ont été les premiers à effectuer ce genre d’assemblages, suivis par les artistes dada…

2
Le dadaïsme

La démarche de Duchamp bouscule la vision traditionnelle de l’art mais il n’était pas le seul à avoir eu ce genre d’idées ! Marcel Duchamp faisait partie d’un groupe d’artistes à l’origine du mouvement DADA.  Fondé par l’écrivain Hugo Ball à Zurich, en 1915, le mouvement DADA l a rapidement influencé des artistes du monde entier.

 

Le dadaïsme avait pour but de provoquer, d’indigner les spectateurs et de scandaliser les critiques. Les artistes dada rejetaient la vision traditionnelle de l’art. Pour eux, une œuvre n’est pas forcément unique, esthétique ou réalisée par un artiste. Ils se sont donc tout naturellement tournés vers des objets de la vie courante et ont réalisé des performances absurdes pour revendiquer une vision politique et poétique.

 

Le dadaïsme a attiré des artistes, des écrivains, des performeurs et des musiciens anarchistes, révoltés par les horreurs de la Première Guerre mondiale.

 

Le nom de ce mouvement DADA avait été choisi au hasard dans un dictionnaire pour sa sonorité un peu ridicule et absurde, en référence à l’expression enfantine qui désigne le cheval.  

 

Les artistes dada ont ouvert la voie à de nombreux autres mouvements: le surréalisme, le pop art, l’art conceptuel… Ces mouvements ont en commun l’utilisation d’objets de la vie quotidienne comme matériaux pour créer leurs œuvres. 

Photographe inconnu, Hugo Ball récitant Karawane en costume cubiste au Cabaret Voltaire à Zurich, Suisse,
1916. Wikipedia Commons
Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q. (La Joconde avec une moustache),
1919, lithographie en couleur, 7,8 x 4,9 pouces, Collection privée © Association Marcel Duchamp / ADAGP, Paris 2021. Photo : © Bridgeman Images
Pour résumer

Le mouvement dada questionne les valeurs traditionnelles de l’art, et a ouvert la voie à un monde dans lequel les artistes peuvent créer des œuvres à partir de n’importe quels objets de la vie quotidienne !

1
Marcel Duchamp et le ready-made
Marcel Duchamp en 1912.
Photo: © Bridgeman Images

En 1914, l’art change radicalement de direction. Un artiste rebelle du nom de Marcel Duchamp expose des objets ordinaires et les qualifie d’œuvres d’art.

 

Duchamp affirmait que le simple fait de choisir un objet, de le placer dans un contexte muséal (comme une galerie) et le déclarer comme art suffisait à en faire une œuvre.

 

Duchamp qualifie ces objets de ready-made. Il s’agit d’objets manufacturés, comme une roue de bicyclette ou un porte-bouteilles par exemple. Parfois, ils sont laissés tels quels, parfois ils sont un peu modifiés. Son ready-made le plus célèbre ? Fontaine, un urinoir qu’il place à l’envers sur un piédestal et signe d’un faux nom. 

Marcel Duchamp, Fontaine,
1917, Philadelphia Museum of Art © Association Marcel Duchamp / ADAGP, Paris 2021. Photo: CC BY 2.0
Marcel Duchamp, Roue de bicyclette,
1916, Roue de bicyclette sur un tabouret, métal, bois peint (126,5 x 31,5 x 63,5 cm), Centre Pompidou © Association Marcel Duchamp / ADAGP, Paris 2024
Pour résumer

Marcel Duchamp a créé des « ready-made » pour questionner avec humour la notion d’œuvre d’art.

Pour résumer, vous avez découvert :

  • La nature morte dans l’art européen
  • D’où vient ce nom ?
  • La nature morte à ses débuts
  • Les types de nature morte
  • Memento Mori et Vanités
  • Survivre aux siècles qui passent…
POUR S’ENTRAÎNER

Quel sujet de peinture se trouvait au sommet de la hiérarchie des genres établie par l’Académie royale de peinture et de sculpture ?

Vous devez choisir une réponse

Quelle est la traduction littérale de stilleven, le terme néerlandais pour « nature morte » ?

Vous devez choisir une réponse

Lequel des éléments suivants ne trouveriez-vous pas dans une vanité ou un memento mori ?

Vous devez choisir une réponse

Vous avez débloqué l’épisode suivant dans votre parcours L’art du quotidien – Natures mortes modernes et contemporaines.

CHAPITRE 2

Objets trouvés et ready-made

continuer
6
Survivre aux siècles qui passent…

La nature morte est un genre étant incroyablement polyvalent. Les artistes du 20e siècle ont utilisé la nature morte comme un terrain de jeux pour exprimer et expérimenter de nouveaux styles et techniques, et pour rompre avec les règles établies.

 

Il est évident que les choses ont beaucoup changé depuis le 17e siècle. Par exemple, au début du 20e, Pablo Picasso et Georges Braque, les fondateurs du cubisme, ont bouleversé les règles de la peinture en utilisant comme modèle des objets du quotidien.

Pablo Picasso, Bouteille de Vieux Marc, verre, guitare et journal,
1913. Printed papers and ink on paper, 46.7 x 62.5 cm, Tate. © Succession Picasso/DACS 2020 Photo: Tate
Georges Braque, Nature morte : Le Jour,
1929. huile sur toile, 115 x 146,7 cm, Collection de Chester Dale, National Gallery of Art, Washington
Juan Gris, Guitare et partitions,
1923, encre sur papier, Tate
Fernand Léger, Les Trois Bouteilles,
1954, Huile sur toile, 33 x 46 cm, Tate. Offert par Gustav et Elly Kahnweiler en 1974, acquis en 1994. © ADAGP, Paris/DACS, Londres 2024. Photo : Tate
Patrick Heron, The Long Table with Fruit,
Peinture à l’huile sur toile, 45,7 x 91,4 cm, Tate. © Estate of Patrick Heron. Tous droits réservés, DACS 2024. Photo : Tate
Mary Fedden, Nature morte mauve,
1968, Peinture à l’huile sur panneau de fibres, 610 x 819 mm, collection Tate, offerte par l’artiste en 1997. © The Estate of Mary Fedden / Bridgeman Images. Photo : Tate

D’autres artistes, comme le peintre français Henri Matisse ou le peintre britannique Patrick Heron ont utilisé la nature morte pour explorer la lumière et la couleur, en peignant des formes dynamiques aux couleurs fortes et contrastées.

 

Les artistes ont également commencé à créer des œuvres à partir d’objets réels, mais nous y reviendrons plus tard. Félicitons donc la nature morte d’avoir résisté si longtemps aux conventions et d’avoir inversé les hiérarchies !

Pour résumer

La nature morte a perduré en tant que genre pictural, traversant non seulement les mouvements artistiques tels que l’impressionnisme, le cubisme ou le pop art, mais aussi les époques, les lieux et les cultures.

5
Memento Mori et Vanités

On a parlé de cinq catégories, et la dernière d’entre elles mérite bien un chapitre à elle toute seule ! Il s’agit des natures mortes symboliques.

 

La nature morte n’est pas uniquement un moyen pour les artistes de montrer leur maitrise technique. Elle leur permet également de représenter des objets qui ont une signification symbolique. Par exemple, les grappes de raisin mûr et les roses épanouies ne sont pas uniquement là pour faire joli ! Ils servent également à rappeler la finitude de l’existence, car ils ne vont pas tarder à flétrir et mourir, comme nous. C’est gai, n’est-ce pas ?

 

On appelle ce type d’œuvre, un memento mori ou une vanité, car elles servent à nous rappeler que nous sommes mortels.

Willem Claesz Heda, Vanité,
1628, huile sur toile, Musée Bredius, La Haye
Philippe de Champaigne, Vanité,
1671, huile sur bois, Musée de Tessé, Le Mans

Bien que le sens de ces termes soit très proche, il existe une légère nuance :

 

 

En d’autres termes, les vanités nous conseillent de ne pas nous laisser trop distraire par les plaisirs de la vie terrestre comme les bons vins, la musique ou la littérature car, au bout du compte, ils n’ont aucune valeur. Elles nous disent : « Nourrissez votre âme et votre vie spirituelle, pas seulement votre corps ! »

 

Pour résumer

Les memento mori et les vanités sont des œuvres qui nous rappellent la fragilité de la vie humaine et nous encouragent à regarder au-delà de l’aspect matériel des choses.